terça-feira, novembro 28, 2006

Joel Meyerowitz e a cor na fotografia

A exposição que decorre no Hôtel de Sully do Jeu de Paume foi organizada em estreita colaboração com o fotógrafo. Out of the Ordinary, photographies 1970-1980, é a década da cor em Joel Meyerowitz.
Esta é a primeira retrospectiva na Europa do trabalho a cores do americano Joel Meyerowitz, diz-nos a folha de sala da exposição. Pensamos onde é que se meteu a cor na fotografia?

Joel Meyerowitz, New York City, 1975

Quando na década de 1960 Meyerowitz se decidiu pela carreira de fotógrafo, a cor cativou-o logo, para ele a cor também era informação. Durante anos andou com duas Leicas, uma para o preto e branco e outra para a cor.

Porque terá Meyerowitz hesitado em fotogrfar só a cores? A utilização tardia da cor na fotografia continua um mistério por desvendar.
A justificação de que os filmes a cores produziam cores instáveis não serve a partir da década de 1930. Em 1936, a Eastman Kodak Company comercializava o Kodachrome Color Film.


A estabilidade da cor nestes filmes resultava no banho, ou seja era no processo de revelação que as várias camadas de cor (amarelo, magenta e cyan) se iam incorporando no filme. Na era moderna a Kodachrome foi o primeiro filme a cores que veio para ficar. A qualidade e longevidade destas películas são impressionantes, as cores vibrantes destes slides mantêm-se ainda hoje. Se caro no inicio o filme da Kodachrome popularizou-se a seguir à 2ª guerra. O slide show tornou-se popular nas casas de família. As festas de aniversário, as férias... eram agora projectados na sala para todos os familiares e amigos.


Anónimo
Mas os foto-ensaios publicados em revistas de grande tiragem, como a Life, o National Geographic Magazine...eram a preto e branco, só os anúncios eram a cores e cativavam.

Publicidade no National Geographic Magazine,1950
Os fotógrafos mantinham a ideia de que o mundo parecia mais real se a fotografia fosse a preto e branco e a cor foi arredada para a publicidade e fotografia de amador.

Meyerowitz pertence à geração da “street photography” de Nova Iorque dos anos 1960. É a geração de Garry Winogrand, Lee Friedlander, Diane Arbus, Tod Papageorge, Tony Ray-Jones..., é a geração que se segue a Robert Frank, é a geração das manifestações de rua contra a guerra do Vietname, é a geração que vive a guerra fria, é a geração que receia a bomba atómica, é a geração que tornou frágil a ordem que entretanto se estabelecera, é a geração do Woodstock , é a última geração a utilizar o preto e branco para representar este mundo de mudança. Distinguem-se dos fotógrafos da década anterior, não pelo objecto que fotografam, mas por outras subtilezas. Em relação a Frank, cujo livro "The Americans" absorveram, Meyerowitz dirá que a diferença provem da técnica. “Nós usávamos o Tri-X puxado a 1200 ASA, o normal seria 400”, diz Meyerowitz numa entrevista. “A razão pela qual fazíamos isso era para conseguirmos fotografar à velocidade de 1/1000, porque se fizéssemos a 1/125 a fotografia ficava “blurry”, muitas das fotografias de Frank são “blurry”, Frank não trabalhava como nós, vê-se nas suas fotografias que ele trabalha a 1/30, 1/60 até 1/125.
Em relação a Cartier-Bresson, continua Meyerowitz, as suas fotografias dizem-nos o seguinte: “Look at the modern world. Doesn’t it look crazy?” enquanto que as fotografias de Winogrand seu amigo e companheiro nas digressões fotográficas dizem: “Look at the modern world, it really is crazy!”.
Em 1971, deixa o preto e branco definitivamente. A cores não consegue fotografar a 1/1000 e o instantâneo é substituído por um olhar mais pausado e distanciado do objecto. A Fifth Avenue, a avenida preferida da Big Apple, é substituída por Cape Cod e a Leica é substituída pelo formato 8 X 10.
Na exposição vemos todas estas alterações, contudo o espírito do “street photographer” corre-lhe nas veias, observem a fotografia que se segue e digam se não concordam...















Exposição de Joel Meyerowitz, no Hôtel Sully

É em 1976 que a fotografia a cor entra num museu. John Szarkowski, responsável pelo departamento de fotografia do Museum of Modern Art (MoMA), expõe 75 fotografias a cores de William Eggleston.

No prefácio do livro, William Eggleston’s Guide, Szarkowski faz referência aos fotógrafos que mudaram para a cor e que a utilizam com confiança e ambição, são eles Joel Meyerowitz, Helen Levitt, Eliot Porter e Stephen Shore. Começa uma nova era na fotografia.



Mas será que os grandes fotógrafos do preto e branco nunca utilizaram a cor?


Ler mais...

segunda-feira, novembro 27, 2006

Pensar a Fotografia

No dia 29 de Novembro das 17-19h terá lugar no CCB uma conferência com Shelley Rice, no programa Pensar a Fotografia, a entrada é livre.
Ler mais...

sábado, novembro 25, 2006

Curiosidades no Paris Photo 2006

Desde há dez anos que decorre em Paris, no Carrousel do Louvre o Salon International de la Photographie. Valérie Fougeirol, comissária da feira, que decorreu entre 16-19 de Novembro, confirma a qualidade dos participantes. De 300 candidaturas foram seleccionadas por um comité de profissionais 88 galerias e 18 editoras, ao todo 21 países representados. Os países nórdicos foram os convidados de honra desta edição.
Passemos às curiosidades.
“Quem não está verdadeiramente interessado em fotografia não deve de ir à feira” diz a comissária numa entrevista. Curiosa a recomendação. Fougeirol tem receio que o número de visitantes ultrapasse os 40 000 do ano anterior. Algumas galerias fizeram saber que tanta gente perturba o negócio. Atenção que são elas que pagam em média 20 000 € pelos cinco dias da feira.


Não sei o número de visitantes deste ano, mas a avaliar pelas primeiras horas de abertura, Fougeirol sairá frustrada com certeza.
É a primeira vez que uma galeria portuguesa está na feira, a galeria Filomena Soares.

Stand da Galeria Filomena Soares

Stand da Galeria Filomena Soares

O jornal Fígaro também lhe faz uma referência. Parabéns.

Jornal Le Figaro, 25 Outubro 2006


Parabéns também à galeria Howard Greenberg de Nova Iorque deixou que William Klein organizasse a montagem das suas fotografias. Klein não é só excelente nas fotografias que tira, reparem na montagem...

e já agora tinha também à venda um dos seus livros Tokyo, um marco nas publicações fotográficas.


Edward Steichen (1879-1957) continua em alta, a sua goma bicromatada “In memorian” de 1904 era provavelmente a imagem mais cara da feira 600 000 €...

Steichen bateu o record das vendas em Fevereiro último com o seu “The Pond - Moonlight” de 1904. Foi vendido num leilão da Sotheby’s em Nova Iorque por $ 2 928 000. Ambas são de um período em que Steichen imitava a pintura. Chamaram a estes fotógrafos pictorialistas. Os críticos modernos detestam-os. Vá lá a gente perceber o mercado da fotografia....


O fotógrafo Hans van der Meer, representado pela galeria van Kranendonk, tirou esta fotografia no Norte de Portugal, Perafita 2004, normal print, 67 X 100 cm. Preço 3 000 €.


A fotogravura de Alfred Stieglitz “The Steerage” que pertenceu à colecção de Arnold Newman custava 16 000 € s/Iva na Howard Greenberg Gallery. A mesma fotogravura, na Bonni Benrubi Gallery, também em Nova Iorque, custava 18 320 € s/Iva
E já que escrevi sobre Lee Friedlander no último post um auto retrato dele na Janet Borden, Inc custava $ 6 500.
Termino, não com uma curiosidade, mas com uma advertência, acautelem-se os que andam a comprar fotografias de grande escala, Fougeirol prevê que para o ano regressem os pequenos e médios formatos... as dimensões das salas, sobretudo dos coleccionadores particulares põem um limite às dimensões da própria fotografia... o metro quadrado está caro em todo o mundo...e as modas também mudam....


Ler mais...

Lee Friedlander



Ler mais...

segunda-feira, novembro 20, 2006

Lee Friedlander no Jeu de Paume: conferência Jean-François Chevrier



Jean-François Chevrier, na conferência sobre Lee Friedlander

Lee Friedlander está em exposição no Jeu de Paume. Comissariada por Peter Galassi do MoMA de Nova Iorque, a retrospectiva apresenta aproximadamente 500 fotografias. Foi, referindo-se a este número elevado, que Jean-François Chevrier, crítico e historiador de arte, iniciou a sua conferência. Nunca vi uma exposição de fotografias com um número tão elevado..., o público ri, não... continuou ele, é impressionante o número de fotografias que esta retrospectiva apresenta. Pensamos, Chevrier com tanta fotografia vai ter uma tarefa difícil, a de não saturar quem encheu a sala para o ouvir.
E se essa referência nos pareceu uma crítica, percebemos rápidamente que afinal se tratava de um elogio, Galassi conseguira organizar de forma surpreendente tanta fotografia nas paredes do Jeu de Paume.
Pessoalmente não o conheço bem, continuou, mas Friedlander é tipicamente o que se chama de “Street Photographer” à americana. Não o fotógrafo da rua no sentido literal mas o fotógrafo do exterior, exterior onde se passam muitas coisas, e são essas muitas coisas, sem objecto, que Friedlander fotografa, ao contrário do repórter que tem sempre um assunto. Compulsivo, continua na sua caracterização do fotógrafo, e para explicar o que entende por compulsividade compara-o a André Kertész que Chevrier conhecera bem. Conta que um dia a almoçar com Kertész este o deixara a falar sózinho, tinha ido fotogafar qualquer coisa. Compulsividade no bom sentido, advertiu. E o enquadramento, tão importante em Friedlander. O enquadramento de Friedlander não é da perspectiva geométrica dada pela câmara escura, que de frente o fotógrafo vê o que vai fotografar. Friedlander enquadra como se estivesse virado de costas, como se visse num espelho os reflexos que estão atrás de si e gosta do jogo do enquadramento dentro do enquadramento.
Fotógrafo urbano, compulsivo, com um enquadramento que simultaneamente revela e esconde, vai repetindo Chevrier para caracterizar Friedlander.
E vamos agora às fotografias. Só vou mostrar um auto-retrato, o público ri novamente, como pode Chevrier mostrar um só auto-retrato, se este é um dos temas mais conhecidos de Friedlander. Para mim, continua, este é o auto-retrato que eu mais gosto,


White Plains, New York. 1966

revela a essência de Friedlander. O enquadramento das montras, tão frequentemente fotografadas, está aqui representado de forma magnifica. Fotógrafo do preto e branco, utiliza a gama dos cinzentos. Poucos são os fotógrafos que de facto fotografam o preto e o branco, Bill Brandt é uma das excepções, mas não Friedlander diz Chevrier. Nesta fotografia Friedlander esconde o seu reflexo na escuridão, no preto, o seu reflexo quase que não apareçe, é preciso olhar bem, e este jogo do revelar/ esconder dos seus auto-retratos está aqui magnificamente representado.
Passa para um conjunto de fotografias que mais aprecia da exposição e pede-nos para olharmos para a que se segue. Nesta fotografia temos vários objectos,


California. 1965

mas nenhum deles está fotografado na integra, alguns são só sombras, quem vê fica desorientado, mas Friedlander dá algumas referêcias. Poderiamos ver a boca de incêndio como símbolo sexual mas não é isso que me interessa analisar, interessa-me a desconstrução dos objectos, estamos a falar da fotografia sem objecto...


Minnesota. 1966

Era difícil falar em Friedlander sem referir as suas influências. Chevrier escolhe esta fotografia, que não é das que mais aprecia, mas que para ele é importante enquanto homenagem do fotógrafo a Walker Evans, a sua fonte de inspiração.
Reparem, na fotografia de Evans, pede-nos Chevrier, casas repetidas vistas de frente.

Cambridge, Massachusetts. 1975

Não é só na vista frontal e serial de Evans que Friedlander é diferente. Evans não é urbano, não fotografa as grandes cidades nem a paisagem, tão típica na fotografia americana, Evans está no meio, prefere os pequenos meios rurais, as cidades perdidas onde nada se passa. Friedlander é urbano lembra mais uma vez Chevrier.
O monumento, obra edificada para lembrar alguém ou algum acontecimento, é excepcionalmente o único objecto que Friedlander fotografa. Olhem para as duas fotografias,



In Memory of Tom Mix. Near Florence, Arizona.1975


Father Duffy.Times Square,New York.1974

continua Chevrier e vejam o contraste. O que vemos na primeira é um cavalo no vazio, em contraste com a segunda cuja estátua ninguém repara, pois está completamente invadida pela publicidade que nos invade nas cidades. O sentido para os quais o monumento é erigido perde-se.
Mas o que Chevrier não perde é o seu sentido crítico e em relação aos nus acha-os “deploráveis”. Como é possível Friedlander fotografar aquilo e estar uma parede cheia deles. De outras, mais recentes, dirá que Friedlander caiu na repetição.


Denver, Colorado.2004

Composições como esta já não funcionam...todas estas formas geométricas estão no lugar esperado...
Finaliza, abordando o novo tema de Friedlander, a paisagem. Confesso que a exposição tem fotografias a mais de paisagem, fiquei cansado, diz-nos. Tema tão fotografado desde o século XIX, pelos fotógrafos que desbravaram o Oeste americano como Carleton Watkins, sei que é difícil ser diferente, adverte. Mas Chevrier gosta de duas. Reparem, como Friedlander nestas fotografias



Grand Teton National Park, Wyoming. 1999

faz o mesmo que nas suas fotografias da cidade, objectos sobrepostos obstruindo-nos a visão. O espectador terá que ultrapassar o emaranhado de ramos mortos para chegar ao Grand Teton.
Jean-François Chevrier foi brilhante não cansou a sala cheia que ouviu quase duas horas.
Ler mais...

domingo, novembro 12, 2006

Fotografia: Políticas e Práticas;Debates na Arte Lisboa

Comecemos pelo fim. Terminado o debate, o coordenador, Maçãs de Carvalho, perguntou à assistência se alguém tinha alguma questão a colocar. Um fotógrafo (como o próprio se apresentou), sentado ao meu lado, pediu o microfone. Começou por dizer, que não tinha nenhuma questão, queria só dar uma achega..., que tinha ido aquele debate para entender as políticas e práticas da fotografia, e que saía ainda mais baralhado... Como o mesmo parece ter sucedido com os restantes assistentes. Na verdade, a maioria das questões haviam sido já formuladas nas intervenções dos convidados, parecendo a assistência tudo ter ouvido com atenção mas sem saber bem o que dizer ou questionar no final.

Horacio Fernández, abrindo a sessão, falou sobre a sua experiência como comissário das duas últimas edições do PHotoespaña. Apresentação breve, uma vez não querer, como disse, monopolizar a conversa dado o número de convidados a intervir. Foi pena, no meu caso, pelo menos, fui lá principalmente para o ouvir...

Com o início das intervenções seguintes, começaram então a surgir as questões: Faz sentido manter os festivais como os de Braga? Faz sentido que os encontros de Coimbra tenham terminado em 2000? Faz sentido a mudança do modelo dos encontros para as exposições organizadas pelo CAV (Centro de Artes Visuais)? Faz sentido a existência do CPF (Centro Português de Fotografia) nos moldes actuais? Faz sentido um debate sobre fotografia (como disciplina autónoma) no contexto da feira Arte Lisboa?...

João Mário Grilo interrogáva e interrogava-se como era possível ter visto sózinho uma exposição como a de Weegee, aquando da LisboaPhoto 2003. Exactamente a mesma interrogação que me havia ocorrido quando percorria as salas do palácio da Ajuda, também sózinha...

Inevitável as comparações e, em breve, as questões passaram para os nossos vizinhos mais próximos, a Espanha e a França. E Arles? E o Mois de la Photo? São modelos que servem?

O fosso entre Espanha e Portugal foi denunciado por Alexandre Pomar. Mostrou o livro “vidas privadas” colección Fundación Foto Colectania - que grande a distância entre os textos espanhois e portugueses, sendo Fernando Lemos e Gérard Castello Lopes as excepções...

Mas porque fui ouvir Horácio Fernández?


Em 1998, os comissários Salvador Albinâna e Horacio Fernández expunham no IVAM - “Mexicana. Fotografia Moderna en México, 1923-1940”. Não tive oportunidade de ir à exposição. Comprei o catálogo na Fnac, e apaixonei-me pelo México. Embora já conhecesse as fotografias de Weston, Modotti, Álvarez Bravo, Cartier Bresson, Paul Strand... o catálogo funcionou para mim como um “click”. As ligações sucederam-se, do “The Daybooks” de Edward Weston a Modotti, aos arquivos fotográficos dos Casasola, à história fotográfica mexicana, Mexican Suite, à Frida Kahlo: Portraits of an Icon, ao filme Que viva México de Eisenstein até chegar aos trabalhos mais recentes de Graciela Iturbide....

Quando, numa entrevista, perguntaram a Madonna como começou a sua coleção de fotografias, respondeu: “...from Frida Kahlo I found out about Tina Modotti and then I started collecting her stuff and Edward Weston, and one person always leads to another person with me, because for me it started with Diego Rivera, then it went to Tina, and Edward and... (She trails off). Also if you’re into Picasso, and you want to find out about him and that whole area of art and European culture, then you start reading about Man Ray and the surrealists and André Breton, and all of a sudden you’re in that whole world and you start having interests in other people. It’s like a disease”. “Of the best Kind”_ responde-lhe ainda o entrevistador Vince Aletti.).

Julgo que o que nos falta por vezes é um “click” para entrarmos nesta teia maravilhosa que é a história da fotografia, razão, afinal, também porque escrevo este Blog.

Iniciei as primeiras linhas referindo que a escolha da fotografia do cartaz do Doclisboa 2006 surpreendia num país onde a cultura fotográfica se centra sobretudo nas obras contemporâneas. Julgo que só se pode entender e apreciar a fotografia contemporânea se conhecermos a sua história e é sobre essa história, sem seguir uma ordem cronológica para a não tornar fastidiosa, que pretendo escrever. É trabalho que leva tempo. Mas se nos deixarmos levar por estas ligações acabamos apaixonados pela fotografia, a frequentar exposições, a consultar livros, a escrever ... Tem um risco, claro, “it’s like a disease”. Doença contagiosa, que se espalha como um vírus. Sermos responsáveis pela sua disseminação, um pouco que seja, pelo seu bom contágio, também nos parece importante, necessário _ e não deixa de dar um certo gozo.
Ler mais...

sexta-feira, novembro 10, 2006

Ainda sobre a morte do jornal O Independente



Terminava o Verão e o jornal O Independente anunciou a sua morte. Moribundo nos últimos anos, à morte, ex-leitores encheram páginas de jornais recordando a lufada de ar fresco que o jornal tinha trazido para a imprensa portuguesa da época.
O Independente tinha espaço para a fotografia, e na divulgação da imagem fotográfica teve um papel importante.

Em Fevereiro de 1989, comemorava a fotografia 150 anos do seu anúncio oficial, o caderno 3 d’O Independente, fazia o seguinte pedido ao leitor “ se não for incomodar muito, temos um pedido a fazer: esta semana (só esta) não deite o jornal fora. Há uma justificação para nos excedermos desta maneira: difícilmente encontrará em Portugal os textos e fotografias que publicamos neste modesto Manual de Fotografia”. O caderno 3 era assim... Fiz o que me pediam, não deitei o jornal fora.
Nesse ano, em todo o Mundo se celebrou os 150 anos do anúncio oficial da fotografia. As grandes instituições , museu D’Orsay, o Centro Pompidou a National Gallery of Art com o Art Institute de Chicago... para só referir algumas, montaram grandiosas exposições.
Utilizando fotografias das suas próprias colecções e de particulares, a ordem cronológica foi o padrão das apresentações. Andy Grundberg, que escrevia crítica fotográfica para o New York Times, e também ele curador de uma exposição montada com uma selecção da colecção de Joseph e Elaine Monsen, escrevia no catálogo da mesma, que essas exposições comemorativas tinham um ar fúnebre, pois nenhuma delas conseguia de forma coerente relacionar o passado com o presente. E a crítica entreteu-se....

Tudo isto para ressaltar a originalidade d’O Independente. Na comemoração dos 150 anos, o caderno 3 escrevia sobre o passado, presente e futuro da fotografia. Do coleccionismo à sua história para terminar com as escolhas de António Sena. Leiam os comentários do INDEX.






O Expresso (o grande rival) também não se esqueçeu dos 150 anos da fotografia e dedicou em 7 de Outubro a sua revista a essa comemoração. Não está em causa quem publicou primeiro, nem tão pouco qual dos jornais tinha os melhores artigos, Jorge Calado no Expresso síntetizou de forma magnífica as quinze décadas da história fotográfica. O que se perdeu foi uma forma diferente de se fazer fotojornalismo.
Ler mais...

Debates na ARTE LISBOA

Hoje, pelas 19h45mn, na FIL, onde decorre a Arte Lisboa, haverá um debate sobre o tema Fotografia:políticas e práticas, coordenado por José Maçãs de Carvalho.
Ler mais...

segunda-feira, novembro 06, 2006

Três séculos de intervalo, de Jan Vermeer a Jan Dibbets

Três séculos de intervalo, mas a distância do tempo não dissipa semelhanças: o mesmo nome, o mesmo país, a Holanda, e o mesmo interesse em questionar as percepções visuais da perspectiva geométrica.

Visitar o museu Rijksmuseum de Amesterdão na companhia de Jan Dibbets é fazer uma peregrinação aos nomes de Jacob van Ruisdael, Hercules Seghers, Philips de Koninck, Jan Vermeer e sobretudo Pieter Saenredam, como se lê no catálogo da exposição de Jan Dibbets, no museu Zadkine em Paris. “Un grand oeil bien ouvert sur tout ce qui vit: Jan Dibbets au musée Zadkine”, é o título do texto, e a citação adapta-se aos cinco pintores referidos, diz o autor.

Correções de Perspectiva, série de fotografias tiradas no estúdio de Dibbets em 1969, questionam os mecanismos da percepção e a noção do ponto de vista. Através da fotografia, Dibbets testemunha as transformações da perspectiva. Quadrado ou trapézio? tudo depende do ponto de vista.


Jan Dibbets, Perspective Correction- My Studio II, 1969


Jan Dibbets, Perspective Correction - My Studio I,1969

Dibbets fotografou um trapézio, é esta a forma geométrica que está desenhada na parede e no chão. Se o ponto de vista fosse de frente para a parede ou de cima para baixo para fotografar a figura da parede e do chão, o trapézio mantinha a sua forma na fotografia. Contudo o ponto de vista utilizado por Dibbets, transforma o trapézio em quadrado. Esta transformação causa desconforto, o quadrado pareçe sair da parede e levantar-se do chão. O nosso cérebro não gosta de discontinuidades, e neste caso não sabe como agir para processar a ilusão criada pela máquina fotográfica. Não consegue extrapolar ou estabelecer relações, mesmo que falsas, para repor o equilíbrio a que estamos habituados, i.e., a perspectiva geométrica.

Em 2004, Dibbets fotografa o mesmo tema mas, nesta circunstância, Donald Judd e Carl André dão uma ajuda preciosa ao nosso cérebro, transformando-se as suas obras, segundo as regras da perspectiva.


Jan Dibbets, Perspective Colletion- Carl AndréI,2004 Jan Dibbets, Perspective Collection- Judd,2004

A exposição de Dibbets no museu Zadkine é mais uma das suas homenagens ao pintor Pieter Saenredam. No verão de 2003, fotografa o jardim, casa e o atelier de Zadkine, local onde irá realizar a exposição. Regressando ao tema que tanto gosta, o apaixona, o obsedia, Dibbets, utilizando a arquitectura como iconografia, como Saenredam havia feito em realação ao interior das igrejas, transgridindo a visão real e possibilitando um novo olhar sobre os espaços e o interior das mesmas igrejas, a partir de vistas insólitas obtidas e trabalhadas de acordo com múltiplos e diferentes pontos de vista, fotografa o jardim, a casa e o atelier de Zadkine e, seguindo processos idênticos de transgressão da lei da perspectiva, cria perspectivas “impossíveis” a partir de imagens panorâmicas em forma circular e em linha recta, reconstruidas a partir de fotografias tiradas de diferentes ângulos de um mesmo espaço .


Pieter Saenredam,1636 Pieter Saenredam,1649



Jan Dibbets, Saenredam-Zadkine II,2003



Jan Dibbets, Saenredam-Zadkine VI,2003






No museu, local da exposição, o espectador confrontava-se assim com o espaço real e o novo espaço recriado pelas fotografias. Para entrar no jogo de Dibbets, tirei fotografias do jardim, casa e atelier de forma a acentuar a distância que existe entre elas e as suas reconstruções panorâmicas:




Jan Dibbets, Saenredam-ZadkineV,2003










Estará, afinal, a pintura holandesa do século XVII assim tão afastada das práticas contemporâneas?
Ler mais...

sexta-feira, novembro 03, 2006

Rapariga com Brinco de Pérola


No passado sábado o jornal Expresso distribuiu o DVD “A rapariga com o brinco de pérola”, filme inspirado num dos quadros mais famosos do pintor Johannes Vermeer.

Qualquer livro de história da fotografia inicia revelando que a formação da imagem é idêntica na câmara escura, na máquina fotográfica e na nossa retina.



Recuando um pouco, a geometria euclidiana com a sua linha de fuga é anterior à criação do espaço em perspectiva da Renascença. A inovação de Brunelleschi, em 1420, está na interpretação arquitectónica da geometria de Euclides. Pouco depois é Alberti a interpretá-la na pintura. Neste novo espaço geométrico o mundo é representado no interior de um cubo imaginário. É para lá que a jovem Griet do filme olha e vê com espanto a formação da imagem que Vermeer irá pintar.

Possível arranjo da camera escura de Vermeer (Vermeer's Camera, Philip Steadman)

O espanto de Griet advém de nós não vermos segundo a geometria linear dada por estes instrumentos. Assim como não vemos os objectos que nos estão mais próximos desfocados também não reduzimos na mesma escala euclidiana os objectos mais afastados. Vermeer pinta estas distorções, e Eduardo Serra fotografa-as de forma extraordinária (o filme foi nomeado para receber um óscar de melhor fotografia).


Vermeer

No quadro “A Rapariga com chapéu vermelho”os dois leões esculpidos das costas da cadeira do primeiro plano estão desfocados.


Vermeer

Em “O soldado e a servente” a discrepância da escala das duas figuras explica a utilização da câmara escura.
No sentido matemático a perspectiva está correcta, a imagem de um objecto reduz-se em metade com a duplicação da distância, é a optica geométrica e aplica-se tanto ao nosso olho como à máquina fotográfica. Mas a realidade é percepcionada de forma diferente. Nós não vemos o mundo de acordo com as dimensões ou formas das imagens retinianas. E neste ponto sai a geometria e entra a percepção. O nosso cérebro compensa as mudanças na imagem retiniana com mudanças na distância visual, e a este processo os psicólogos chamaram de graduação de constância.


Realidade e Percepção Imagens Retinianas

Trata-se de um efeito fascinante, as correções que o nosso cérebro efectua para manter os objectos de tamanhos constantes. Esta capacidade do sistema perceptual para compensar as mudanças de distância foi minuciosamente investigada na década de trinta.

Se a fotografia tivesse sido inventada antes da perspectiva geométrica teriamos tido o mesmo espanto que Griet ao ver uma fotografia?
Ler mais...